Tumgik
joseandrestabarnia · 3 hours
Text
Tumblr media
Título: Festa: un café veneciano 1889 Artista: Samuel Melton Fisher (Inglaterra, 2 de enero de 1856 - 5 de septiembre de 1939)
Detalles Fecha: 1889 Materiales usados: óleo sobre lienzo Dimensiones: camilla de 109,3 x 153,2 cm; Marco de 148,0 x 192,5 x 12,0 cm. Fecha de firma: Firmado y fechado ll, pintura marrón "S Melton Fisher '89". Crédito: Comprado en 1890
Información e imagen de la web de la Art Gallery NSW.
0 notes
joseandrestabarnia · 19 hours
Text
Tumblr media
Título: En las arenas de Bideford 1889 Artista: Frank Wright Bourdillon (Inglaterra, 1851 – 1924)
Detalles Otro título: Bideford Sands, un incidente en "Westward Ho!" de Henry Kingsley. Fecha: 1889 Materiales usados: óleo sobre lienzo Dimensiones: camilla de 147,8 x 184,0 cm; Marco de 211,0 x 247,0 x 12,5 cm. Fecha de firma: Firmado y fechado en l, pintura marrón "F BOURDILLON/1889". Crédito: Comprado en 1890
Información e imagen de la web de la Art Gallery NSW.
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 21 hours
Text
Tumblr media
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) El genio de la Muerte El título del todo: Obituario de Auguste Böhmer Tener una cita: Probablemente diciembre de 1812 Numero de inventario: A614,3 Numero de catalogo: A614,3 Versión / Edición: modelo original Meta: Altura 79 cm Ancho 45,5 cm Cultura / Periodo: Europeo > Modernidad (1800 - 1914) Dirección de Arte / Estilo: neoclasicismo Dueño: Museo Thorvaldsens Modo de adquisición: Donación testamentaria de Bertel Thorvaldsen Fecha de Adquisición: 24 de marzo de 1844
Información e imagen de la web de la Arte y colecciones de Bertel Thorvaldsen.
1 note · View note
Text
Tumblr media
Título completo: Catedral de Salisbury y Leadenhall desde el río Avon Artista: John Constable Fechas de artistas: 1776 - 1837 fecha realización: 1820 Medio y soporte: Óleo sobre lienzo Dimensiones: 52,7 × 77 cm Crédito de adquisición: Salting Bequest, 1910 Constable pintó la catedral de Salisbury muchas veces desde diferentes puntos de vista. Algunas de estas fotografías eran bocetos al óleo realizados al aire libre como este, mientras que otras eran fotografías de gran tamaño destinadas a exhibición. Este boceto fue creado durante la visita de seis semanas de Constable a Salisbury en el verano de 1820.
La vista es desde la otra orilla del río Avon, mirando hacia el este a través de los prados y las partes traseras de las casas en Close que rodean la Catedral. A la derecha está Leadenhall, donde Constable y su familia se alojaban con su amigo, el archidiácono John Fisher. El cálido color beige del fondo (la capa subyacente de pintura utilizada para preparar el lienzo) se ve a través de la pintura del cielo y ha quedado expuesto en muchos lugares del follaje y del primer plano. Los movimientos, puntos y rayas de pintura espesa sin mezclar, que forman las figuras y reflejos en el agua, revelan la espontaneidad y frescura de la técnica de Constable.
Información e imagen de la web de la National Gallery de Londres.
1 note · View note
joseandrestabarnia · 2 days
Text
Prometeo encadenado por Vulcano es una pintura de 202 cm × 184 cm, al óleo de 1623 de Dirck van Baburen de la Escuela de Utrecht, y un ejemplo de claroscuro barroco.
La pintura representa un cuento de la mitología grecorromana. Mercurio, el mensajero de los dioses, observa al dios herrero de pies zambos, Vulcano, castigar al audaz y astuto titán Prometeo por robar el fuego de los dioses y dárselo a los mortales. El castigo de Prometeo es ser atado a una roca y que su hígado sea consumido diariamente por un águila, que aparece parcialmente en la parte superior izquierda.
Prometeo se asocia con el mito griego de la creación donde, en algunas versiones, crea humanos a partir de arcilla y el fuego robado es para darles vida. Una pintura, Adán y Eva, también de Baburen, se vendió en una subasta en 1707 junto con el Prometeo encadenado por Vulcano, y se podría conjeturar que las dos obras formaban un par, siendo ambas ilustraciones de la creación.
Tumblr media
0 notes
joseandrestabarnia · 2 days
Text
Tumblr media
San Miguel Arcángel de Maestro de Zafra
1495 - 1500.
Técnica mixta sobre tabla pasada a lienzo, 242 x 153 cm
San Miguel, armado con espada en la mano derecha, escudo en la izquierda y vestido con manto rojo, arremete contra el dragón, símbolo del Pecado. En la parte alta de la composición se representan tres coros angélicos, mientras detrás del santo se desarrolla la lucha de los ángeles buenos con los rebeldes, algunos de los cuales están representados ya como horribles monstruos, símbolo del Mal. Pese a su origen hispano, el anónimo autor practica un lenguaje de cuño flamenco. De ahí su gusto por los artificios pictóricos, como el autorretrato reflejado en el escudo de cristal, expresión de orgullo y consciencia artística. Ello también se aprecia en la detallada reproducción de todos los personajes que protagonizan la monumental representación, inspirada en el Apocalipsis (12, 7-9), de la victoria de san Miguel y sus ángeles sobre el dragón y sus ejércitos diabólicos. Cabe destacar la suntuosa armadura del arcángel-caballero y las criaturas demoniacas, algunas de ellas auténticos ángeles caídos en proceso de metamorfosis física. La tabla fue encargada por Gómez Suárez de Figueroa, II conde de Feria (1461-1506) para presidir la capilla del hospital de San Miguel de Zafra.
FICHA TÉCNICA
Número de catálogo: P001326
Autor: Maestro de Zafra
Título: San Miguel Arcángel
Fecha: 1495 - 1500
Técnica: Técnica mixta
Soporte: Tabla pasada a lienzo
Dimensión: Alto: 242 cm; Ancho: 153 cm
Procedencia: Adquirido al Hospital de San Miguel de Zafra, Badajoz, en 1929 por el Patronato del Museo
Información e imagen de la web del Museo del Prado.
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 2 days
Text
Tumblr media
Título: Bahía de Mosman 1889 Artista: John Mather (Escocia, Australia, 1848-18 de febrero de 1916)
Detalles Lugar donde se realizó el trabajo: Mosman → Sídney → Nueva Gales del Sur → Australia Fecha: 1889 Categoría de medios: Acuarela Materiales usados: lápiz, acuarela, gouache blanco Dimensiones: mira de 39,0 x 54,0 cm; Marco de 68,0 x 80,2 cm. Fecha de firma: Firmado y fechado en toda la esquina, acuarela marrón "J. Mather 10.89". Crédito: Comprado en 1890
Información e imagen de la web de la Art Gallery NSW.
1 note · View note
joseandrestabarnia · 2 days
Text
Tumblr media
TÍTULO: Anunciación AUTOR: Alessandro Araldi FECHA: 1514 TÉCNICA: Óleo sobre tabla DIMENSIONES: 280 x 150 ORIGEN: Parma, antigua iglesia del Carmine (capilla Gabbi) INVENTARIO: GN45
Información e imagen de la web del Conjunto monumental de la Pilotta, Parma.
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 3 days
Text
Tumblr media
Título: Vista general de la Alhambra y Sierra Nevada, Granada 1888 Artista: Henry Stanier (Inglaterra, 1831 – 1894)
Detalles Otros títulos: Vista general de la Alhambra, Granada y Sierra Nevada desde el Albaicín o Iglesia de San Nicolás de Granada Fecha: 1888 Categoría de medios: Acuarela Materiales usados: acuarela y bodycolor sobre trazos de lápiz Dimensiones: hoja de 46,4 x 86,3 cm; Marco de 75,0 x 114,0 x 5,5 cm. Fecha de firma: Firmado y fechado ll, "H. STANIER....1888". Crédito: Encargado 1888
Información e imagen de la web de la Art Gallery NSW.
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 4 days
Text
Tumblr media
Título: Un camino a las gamas 1889 Artista: Arthur Streeton (Inglaterra, Australia, 8 de abril de 1867 - 1 de septiembre de 1943)
Detalles Fecha: 1889 Materiales usados: óleo sobre cartón Dimensiones: tablero de 23,0 x 13,8 cm; Marco de 51,0 x 35,5 cm. Fecha de firma: Firmado en la esquina, grabado "A Streeton". No fechado. Crédito: Obsequio de Robert Albert AO 2013. Donado a través del Programa de obsequios culturales del gobierno australiano
Información e imagen de la web de la Art Gallery NSW.
3 notes · View notes
joseandrestabarnia · 4 days
Text
Tumblr media
Rembrandt van Rijn Saúl y David C. 1651-1654 y c. 1655-1658
Durante muchos años estuvo en duda si esta pintura era un Rembrandt genuino. Como resultado, ha sido objeto de una extensa investigación y tratamiento de conservación durante los últimos años. Ahora está nuevamente en exhibición y el veredicto es: Saúl y David es de hecho un Rembrandt.
El rey bíblico Saúl sufre ataques de depresión y el joven David, que toca el arpa para él, lo tranquiliza. En un detalle particularmente llamativo, Saúl se seca las lágrimas en la cortina. Pero Saúl pronto se enojará y arrojará su lanza a David.
información general Artista: Rembrandt van Rijn (Leiden 1606 - 1669 Ámsterdam) Título: Saúl y David Con fecha de: C. 1651-1654 y c. 1655-1658 Numero de inventario: 621
Detalles materiales y técnicos. Técnica: aceite Material: lienzo Dimensiones: 130x164,5 cm
Información e imagen de la web del Mauritshuis, The Hague.
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 6 days
Text
Tumblr media
Título completo: San Pablo en Malta Artista: Adam Elsheimer Fechas de artistas: 1578 - 1610 Fecha de realización: alrededor de 1600 Medio y soporte: Óleo sobre cobre Dimensiones: 16,8 × 21,3 cm crédito de adquisición: Presentado por Walter Burns a través del Art Fund, 1920 Numero de inventario: NG3535
La historia del naufragio de San Pablo en la isla de Malta se describe en Hechos (28, 1-6), y Adam Elsheimer ha aprovechado la descripción bíblica para retratar una escena nocturna: “Y el pueblo bárbaro nos mostró no poca bondad: porque encendieron fuego, y nos recibieron a cada uno, a causa de la lluvia presente, y del frío' (Hechos 28:2). Esto le permitió usar fuertes contrastes de luz y oscuridad para lograr un efecto dramático. En el fuego más grande en la esquina izquierda, la parte más brillante de la imagen, San Pablo arroja tranquilamente una serpiente, que lo había mordido, a las llamas. Los isleños que vieron que no había sido herido por el veneno de la serpiente estaban convencidos de que era un dios.
Elsheimer prefirió pintar sobre un soporte de cobre, su superficie lisa le permitió incluir detalles minuciosos como las escamas de la serpiente retorciéndose aquí.
Información e imagen de la web de la National Gallery de Londres.
1 note · View note
joseandrestabarnia · 6 days
Text
Tumblr media
ANDREA DEL SARTO, Andrea d'Agnolo, conocido como (Florencia, 1486-1530) 
Retrato de una mujer joven con un "petrarquino" 
alrededor de 1528 
Óleo sobre tabla 
Inventario 1890 no.  783 
Marco del siglo XVII 
Se desconoce el origen de este retrato, pero la crítica, basándose en la frecuente reaparición del rostro de esta niña en las obras de Andrea, ha planteado la hipótesis de que podría representar a Maria del Berrettaio, su hijastra.  La expresiva mirada de la joven al señalar los sonetos amorosos de Petrarca establece una rara relación de complicidad con el observador. El cuadro figura en el primer inventario de la Tribuna de 1589, donde se atribuye a Pontormo; la indicación correcta a favor de Sarto data de 1634. 
Restauración de 1998. 
Información de la Gallerie degli Uffizi, fotografía de mi autoría. 
2 notes · View notes
joseandrestabarnia · 6 days
Text
Tumblr media
Corneille de Lyon (La Haya, 1510 – Lyon, 1575) Retrato de joven caballero, ¿Autorretrato? 1535 óleo sobre tabla 38 x 27,6 cm Nº inv. P00057 Colección BBVA España
Esta obra muy característica del autor, también conocido como Corneille de La Haya o Claude Corneille que, aunque nacido en La Haya, se instaló en la ciudad de Lyon (Francia) hacia 1534, donde fue pintor de Enrique I, Enrique II y Carlos IX. Corneille de Lyon obtuvo la nacionalidad francesa en 1547 por sus servicios a la corona. Junto con los pintores manieristas franceses Jean Clouet (h.1485-1540/41) —posiblemente de origen holandés— y su hijo François Clouet (1510-1572), que trabajaron en la escuela de Fontainebleau, fue uno de los fundadores de la escuela francesa de retrato.
Su técnica preciosista deriva de la tradición de los retratistas de miniaturas, de la que conserva el colorido vivo y la pincelada corta que permite gran precisión en los detalles, avanzando desde esa tradición nórdica hacia un estilo más naturalista.
En el fondo de la tabla destaca una inscripción: “ANNO-1535 ÆTATIS-SVÆ 25”. Se baraja la posibilidad de que se tratase de un autorretrato del artista —denominación con la que ingresó en la colección— y, aunque no hay pruebas suficientes para aceptar esa identificación, en 1535 Corneille debía de tener efectivamente unos veinticinco años, pues su nacimiento se sitúa hacia 1510.
Información e imágenes de la web de la Colección BBVA.
1 note · View note
joseandrestabarnia · 7 days
Text
Tumblr media
Título completo: Perseo convierte a Phineas y sus seguidores en piedra 
Artista: Lucas Giordano 
Fechas de artistas: 1634 - 1705 
fecha realización: alrededor de 1660 
Medio y soporte: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 285×366 cm 
Crédito de adquisición: Comprado, 1983 
El banquete de bodas de Perseo y Andrómeda ha sido interrumpido violentamente por Phineas, con quien Andrómeda estaba prometida anteriormente. Giordano ha ilustrado el dramático momento en el que Phineas y sus seguidores atacan a Perseo. Muy superado en número, Perseo ha revelado la cabeza cortada de la gorgona Medusa, a quien había matado recientemente. Desvía la mirada, porque todos aquellos que miran a Medusa inmediatamente se convierten en piedra. Sus atacantes no han tenido tiempo de reaccionar y Giordano ha retratado vívidamente su carne pasando del rosa al gris piedra. 
Lo más probable es que Phineas sea la figura del extremo izquierdo que lleva el elaborado casco y la coraza. Su cabeza y su costado izquierdo ya se han convertido en piedra y su boca está congelada en un grito petrificado, pero su brazo derecho y su pierna derecha todavía están rosados de vida. Sus dos compañeros están sufriendo una transformación similar. Las poses de Phineas y la figura frente a él se basan en famosas esculturas antiguas, un hecho que no habría pasado desapercibido para los contemporáneos de Giordano. 
Información e imagen de la web de la National Gallery de Londres. 
3 notes · View notes
joseandrestabarnia · 7 days
Text
Tumblr media
Laveretsky Nikolai (1837-1907) 
NIÑO NAPOLITANO CON MONO  1870 
Tamaño - 132 x 50 x 45 
Material - mármol 
Número de inventario - Inv.4023 
Comprado por P.M. Tretyakov al autor. 1870 
El grupo escultórico "Niño napolitano con un mono" de Nikolai Akimovich Laveretsky se realizó siguiendo las tradiciones del academicismo tardío. Mostró claramente la influencia directa de los diseños italianos. El escultor interpretó la imagen del niño a su manera. Laveretsky representó a un niño italiano andante, lleno de calma y confianza, con un mono sentado en su hombro. El animal, por el contrario, está tenso: sostiene tenazmente un racimo de uvas en sus patas, temiendo perderlo. La flexibilidad del cuerpo del niño, el movimiento rítmico de la figura, el paso ligero y pausado, la sonrisa congelada en su rostro predeterminan la necesidad del espectador de caminar alrededor de la escultura y el deseo de examinar la composición desde todos los lados. 
Laveretsky realizó esta escultura por orden de Pavel Mikhailovich Tretyakov en Roma durante su viaje de retiro. El autor relata lo siguiente sobre la escultura: “la figura en mármol es buena..., y el mármol estaba limpio, en un solo lugar con una leve mancha imperceptible en la parte inferior de la figura. Puedo decir que la dignidad del mármol es la más alta”. En el verano de 1870 la escultura estaba lista. En septiembre ya se exhibió en una exposición en la Academia de las Artes. Por los trabajos completados en Italia, Laveretsky recibió un premio de 600 rublos y un año después fue confirmado con el rango de profesor. 
Después de la exposición académica, Lavretsky empaquetó la composición y la envió a Moscú a P.M. Tretiakov. Posteriormente, la estatua “Niño napolitano con mono” de P.M. Tretyakov se lo dio a su hermano menor Sergei Tretyakov. La obra volvió a la colección de Pavel Mikhailovich después de la muerte de su hermano por testamento en 1892. 
Información e imagen de la web de la Galería Tretyakov. 
1 note · View note
joseandrestabarnia · 8 days
Text
Tumblr media
TÍTULO: Virgen y el Niño con coro de Querubines (Madonna dei Cherubini)  AUTOR: Andrea Mantegna  FECHA: 1485 aproximadamente  MATERIAL Y TÉCNICA: Tempera   DIMENSIONES: 88×70 cm  INVENTARIO: 297    La tabla, atribuida a Giovanni Bellini hasta 1885, cuando la restauración de Luigi Cavenaghi permitió reconocer la mano de Mantegna, corresponde probablemente a la donada por el artista a su amigo el abad Matteo Bosso; llegó a Brera en 1808 tras las supresiones napoleónicas de la iglesia de Santa María la Mayor de Venecia. La mencionada atribución a Bellini se justifica por los colores inusualmente brillantes de la composición y la intensa dulzura del rostro de la Virgen. 
Mantegna ya era de edad avanzada cuando pintó esta obra en la que, a pesar del nombre, aparecen tanto querubines (rojos) como serafines (azules), que se distinguen por el color de sus alas. 
Información e imagen de la Pinacoteca de Brera. 
2 notes · View notes